唱片

唱片

音樂傳播的介質
唱片是一種音樂傳播的介質概括。其物質形态可以分為早期的鋼絲唱片、膠木78轉唱片、黑膠唱片及今時今日的CD光盤等等。随着計算機互聯網的快速普及,更多人傾向于從互聯網上下載喜愛的節目。音像制品國内市場的傳統銷售業務開始急劇下滑,市場形勢不容樂觀。
    中文名:唱片 外文名: 定義: 性質:音樂傳播的介質概括 形态:鋼絲唱片、膠木78轉唱片 發明:愛迪生

發展

錄音技術的發明

偉大的美國發明家愛迪生于十九世紀末發明了人類曆史上第一台錄音機。他原本是想把這種圓筒式錄音機作為聽寫機來推廣,結果這個計劃遭到了所有那些靠記錄老闆講話吃飯的秘書們的一緻反對,不幸夭折了。但錄音機卻在音樂市場找到了用武之地。人們隻要買一個錄音圓筒,就可以從家裡的錄音機上欣賞到各類音樂。

幾乎與此同時,機械鋼琴(Pianola)被發明。這是一種用打孔紙帶操縱的鋼琴,你隻要買一卷紙帶,就可以在家裡的機械鋼琴上“高保真”地欣賞到名家的鋼琴獨奏。這個新玩藝兒極大地推動了“拉格泰姆”音樂(Ragtime,一種經常使用切分音的鋼琴音樂)在美國的普及。“拉格泰姆”音樂可以說是第一個歐洲沒有的,純美國風格的音樂形式,是公認的爵士樂的前身之一。

這兩樣發明從根本上改變了欣賞音樂的方式。以前,人們要麼自己彈琴,要麼買票去聽專家彈,總之不那麼容易。有了錄音技術和機械鋼琴,音樂才算第一次走進了尋常百姓的家裡。這兩樣發明還造就了現代模式的音樂工業,吸引了衆多的人材專心從事音樂生産,為音樂文化的繁榮奠定了基礎

現代音樂工業的誕生還打破了傳統民歌的生存基礎。按照公認的定義,民歌是指經過人們世代口頭相傳而流傳到今天的民間音樂。民歌愛好者之所以喜愛民歌,一是因為民歌背後悠久的曆史文化,二是因為民歌經過了幾百幾千年的競争淘汰,存留下來的一定是久經考驗的優秀作品。不過有的人因此就小看了流行音樂,實在大可不必。其實這兩者完全是個蘿蔔青菜的問題。流行音樂雖沒有民歌那麼富有曆史感,可流行音樂的現代感又是民歌所沒有的。

七十八轉唱片

愛迪生圓筒十分粗笨,使用極為不便。一個名叫埃米爾·玻裡納(EmileBerliner)的德國移民于1888年發明了唱片。後經包括愛迪生在内的許多人的改進,成了二十世紀初期錄音音樂的主要載體。因為技術的限制,那時的唱片轉速很快,每分鐘78轉。因為轉速快,這種唱片每面最多隻能錄不到三分鐘。這一時間上的限制決定了當時的流行歌曲一定是短小精悍的。其實世界上幾乎所有民族的傳統民間音樂鮮有這麼短的,傳統文化裡的音樂形式原本是風格多樣,長短不一的。

但随着78轉唱片的問世而誕生的所謂“流行歌曲”卻從此把人們聽音樂的習慣标準化了,其短小精悍的特點一直延續至今天,束縛了聽衆的欣賞口味,鈍化了人們的音樂想象力。流行歌曲之所以被烙上了諸如“速食面”、“快餐文化”等諸多貶義烙印,當初78轉唱片的長度限制是罪魁禍首之一。

78轉唱片以人工上弦作為動力,無需電力,這在缺少電力的美國南方農村顯出了優勢。尤其是自二十世紀二十年代開始,廣播開始在美國城市流行,唱片銷售受其影響而大幅下滑。唱片商不得不把眼光轉移到農村,開發适合農民口味的音樂種類,正是由于這些商人們的努力,美國民歌才得以開始了曆史上第一次複興,大批真正的民歌手被唱片公司發掘出來,他們在很大程度上改變了後來美國流行音樂的格局。

麥克風的改進

早期錄音是不靠麥克風的。樂手對着幾個大喇叭口演奏,聲音直接進入錄音設備,帶動刻錄針在唱片上刻下溝紋。這樣錄音麻煩自不用說,錄出來的聲音質量極差,根本沒法還原結構複雜的人聲。因此早期唱片錄的大都是器樂演奏,聽衆也就是聽個響動。1925年世界上誕生了第一個電動麥克風,它依靠的是電容對極闆厚度變化的靈敏反應。而構成電容的材料也經曆了從金屬、碳再到空氣等改進,頻率響應越來越好。正因為如此,人聲才有可能逐漸代替器樂,成為流行音樂的主流。流行歌曲的演唱者才有可能代替演奏家,成為大衆明星。

麥克風和相應的擴音設備的不斷完善從根本上改變了歌手的演唱方式。在此之前,不管是歐洲的歌劇,還是中國的戲曲,甚至包括源自農村的民歌,其演唱者都必須扯着嗓子拼命唱,才能蓋過樂器的聲音。随着麥克風的出現,音樂界才第一次出現了平·克勞斯貝和福蘭克·辛納屈這類用真嗓子演唱的“溫柔”歌手。沒有擴音設備,管弦樂的宏大音量早就把他們的肉嗓子淹沒了。

廣播業的興起

自20世紀二十年代開始,廣播逐漸在美國普及。這一新興的傳播方式在誕生初期曾極大地影響了唱片銷售。原因很簡單,古今中外人類的共性其實是一樣的,免費的東西總是最能吸引消費者。就象唱片商起訴互聯網一樣,當初美國的唱片出版組織ASCAP也曾多次起訴過廣播業,并迫使美國政府通過了新的法律,強迫廣播業主付費給唱片商。廣播業主們起初也想盡辦法賴帳,但最後被逼無奈,幹脆自己成立了一個新的名為BMI的組織,與ASCAP抗衡。由于ASCAP簽下了大多數主流歌手,BMI就隻能去發掘那些地下的,另類的音樂家。在當時,這無疑是指黑人音樂家。BMI的興起直接導緻了黑人音樂在美國的興盛。沒有黑人的影響,當今的美國流行音樂簡直就無從談起。

早期的廣播用的是“調幅”(AM)傳播方式。這種方式技術上簡單,而且傳播距離遠,但卻具有噪音大,保真度低的緻命弱點。早在1923年,一個叫埃德溫·阿姆斯特朗(EdwinArmstrong)的工程師就開始研究另一種傳播方式:“調頻”(FM)。在廣播界巨頭RCA的幫助下,他終于在1936年向公衆展示了FM廣播系統。可是,當時RCA卻已經改變了經營策略,轉向了更有前途的電視業。為了與FM争頻道資源,RCA遊說聯邦通訊委員會(FCC),試圖把FM擠出“高頻”(VHF)頻段。

由于以上原因,AM電台又獨霸美國廣播業三十年。而音質較之出色得多的FM電台卻成了非主流電台,隻能在窮人和少數民族聚居區得以流傳。

當時RCA轉向電視的決定從商業角度來說并不算壞。電視業(以及好萊塢)從一開始就遠遠走在了廣播和唱片業的前面,并因此吸引了大部分财力雄厚的大壟斷資本家的注意。這一現象不僅阻礙了FM電台的發展,而且還使得AM電台也受到了相對較少的關注。在這種大氣候之下,許多地方性的小AM電台得以迅速發展,并占領了相當大的市場。這些獨立電台,以及它們雇傭的一批很有眼光的獨立DJ,為黑人節奏布魯斯,以及由此派生出來的早期搖滾樂在美國的發展壯大立下了汗馬功勞。

電吉它的發明

木吉它(或者叫做原聲吉它)的曆史據說可以追述至公元前1200年。這種樂器簡單易學,演奏者可以很方便地同時演唱,這兩條優點使得吉它(或類似的樂器)成為許多地方民歌手的主要伴奏樂器。但木吉它的聲音較小,在早期爵士樂當中不得不充當給吹奏樂器打節拍的角色(鋼琴的地位與之類似)。1924年,第一個可接放大器的吉它問世。可是人們當時還無法接受這種原始電吉它所發出的聲音,所以很不普及。直到三十年代,電吉它才開始被爵士吉它手們所青睐,他們開始嘗試在演奏中加進吉它獨奏(solo),并從此徹底改變了吉它的形象。早期的電吉它大都是由吉布森(Gibson)吉它公司生産的。

為了改進早期中空電吉它在聲音上的一些缺點,吉它手兼發明家萊斯·保羅(LesPaul)發明了實心(SolidBody)電吉它。他與吉布森吉它公司合作生産的“吉布森·萊斯·保羅實心電吉它”以及另一位吉它先驅裡奧·芬德(LeoFender)設計生産的“FenderStratocaster”型實心電吉它成了吉它手們的最愛,并很快就擴展到布魯斯領域。可以說沒有電吉它,就不會有節奏布魯斯,那樣的話,搖滾樂也就不會存在了。

唱片的進化

七十八轉唱片所用的主要原料是蟲膠(Shellac),大部分來自印度。二戰期間,蟲膠的來源被切斷了,唱片公司被迫要求買主必須上交一定數量的舊唱片才能換一張新的,這一政策使得大量早期78轉唱片被銷毀,許多珍貴的錄音也因此永遠丢失了。

随着蟲膠的越來越稀少,各大唱片公司不得不紛紛放棄黑人等少數民族音樂市場,把主要精力集中在主流音樂市場上。這種傾斜政策一直延續到二戰後。面對随之産生的真空,一大批小型唱片公司紛紛出來填補空白。它們對音樂的選擇和對音樂家的限制遠比大唱片公司要來得寬松,因此,一批别具一格的黑人音樂才得以被錄成唱片,節奏布魯斯因此才能此脫穎而出,并逐漸紅遍全國。

與此同時,一種全新的唱片于1948年在哥倫比亞唱片公司問世了,其發明人是該公司的首席工程師皮特·格德馬克(PeterGoldmark)。他本人是個古典音樂愛好者。他對用78轉唱片播放古典音樂時必須不斷換唱片這一點感到十分不滿,并發誓要改造唱片,延長播放長度。要達到這一點,減慢唱片的轉速并增加溝紋數是當然的選擇。可這樣做勢必增加失真度,增大噪音,并縮小頻率響應範圍。為了解決這些問題,格德馬克領導的研究小組經過多年的研究,從唱針唱臂,再到唱盤材料等許多地方對唱片進行了根本性的改革。他們采用鑽石做唱針,乙烯基塑料(Vinyl)為唱片材料,把唱片轉速降到每分鐘33.3轉,并增加溝紋密度,使得一張12英寸(約30厘米)唱片每面可放二十多分鐘的音樂。這就是人們常說的密紋唱片,又叫“長時唱片”(LongPlay,LP)。

LP唱片的音響規格很高,因此帶動了從麥克風到放大器再到揚聲器等音響設備的一系列革新,再加上1957年誕生的立體聲唱片技術,現代高保真音響(Hi-Fi)工業才算正式啟航了。這一新的音響标準在許多方面對音樂風格的進化産生了微妙的影響,其中比較極端的例子是:許多音響發燒友變成了隻聽音響不聽音樂的怪物。順便插一句:在中國,古典音樂和爵士樂的“複興”與這兩者比較适合“發燒”很有關系。

再回到五十年代,面對哥倫比亞新推出的LP唱片,其主要競争對手RCA立刻作出了回應。其實早在三十年代RCA就曾推出過331/3轉唱片,可因為音響質量差而沒有被老百姓接受。RCA的領導階層仍然堅持認為單曲唱片還将延續很長的時間,因此他們推出了一種新的規格:45轉唱片。這種唱片每面還是隻能放不到五分鐘,但聲音質量卻比78轉唱片好多了,甚至比LP還好一些。

但是45轉唱片也有自己的優勢。它直徑小,唱片薄,又不容易碎,運輸成本低,十分适合講究時效的單曲市場。另外,45轉唱片播放技術相對容易,RCA大批量地制造出一種便攜式的,自帶喇叭的唱盤,在青少年當中推銷,結果很受歡迎,成了他們開派對時的最佳選擇。青少年們幹脆把這種唱盤叫做“Hi-Fi”。這類“Hi-Fi”的流行極大地促進了五十年代單曲市場的繁榮,而LP則隻在那些聽嚴肅音樂的,經濟實力雄厚的大學以上程度的聽衆中流行,并最終為流行音樂的藝術化提供了物質基礎。

錄音磁帶的發明

第二次世界大戰雖然造成了78轉唱片市場的萎縮,卻陰差陽錯地從另一個方面對流行音樂市場提供了幫助。原來,德國的工程師們為了更好地廣播希特勒的講話,經過多年的研究,在磁帶錄音技術上取得了革命性的進步。二戰後,美國把這一技術原樣拿了過來,并很快就運用在流行音樂領域。磁帶錄音方便可靠,價錢便宜,質量又好,使得投資不多的小型錄音公司得以生存下去,為五十年代獨唱片立公司的發展壯大立下了汗馬功勞。前面提到過,這些小型公司的興起直接促成了搖滾樂的誕生。

六十年代中期,RCA發明了可以在汽車上使用的八軌磁帶(8-Track),這一發明立刻吸引了衆多以前不怎麼買唱片的消費者的注意,美國的音樂銷售也從這一時期開始直線上升。七十年代初,一批自稱是“低者”(Downer,相對于傳統的“Higher”)的吸毒群體發現在高速行駛中的汽車裡聽震耳欲聾的重搖滾對達到“狀态”很有幫助。

再後來,杜比技術的發明讓可錄音的卡式磁帶走進了消費者的家中。這一新技術使得盜版磁帶開始在地下泛濫。唱片商不得不象當年對抗廣播業一樣,又開始借助法律手段進行抵制。不過,磁帶的錄音質量比不上LP,再加上因為各種原因,六七十年代的美國流行音樂市場格外繁榮,因此盜版的影響不算太壞,倒是一些歌迷在地下市場交換私自錄制的歌手實況演唱錄音,算是彌補了錄音室唱片的不足。這些非法錄音不但為樂隊造就了一批批鐵杆歌迷,而且為後來音樂史學家們研究這段曆史幫助很大。

錄音技術的革新

唱片工業自誕生初期開始的前五十年裡,可以說一直是扮演着“現場錄音記錄者”的角色。絕大多數唱片都不對音樂家的現場表演做任何改動,聽衆也是抱着聽現場的心情聽唱片。電吉它的出現是一個異數。電吉它發出的聲音和原聲吉它相去甚遠,聽衆當初很不适應這類電子聲,不把它當音樂來看待。後來因為電吉它的許多優點,有越來越多的樂手開始在舞台上演奏電吉它,老百姓也就漸漸熟悉并接受了這種怪聲音。但這種接受還是沒有離開舞台表演的範疇。

前面提到過的那個電子工程師兼吉它手萊斯·保羅把錄音技術提高了一大塊。他于三十年代末期開始嘗試多軌錄音技術,這種技術可以讓音樂家把分别錄好的伴奏或者人聲部分混在一起,讓人聽起來就象是有許多個音樂家在同時演奏一樣。保羅一開始這樣做的目的隻不過是為了在唱片中增加一把吉它而已,在音樂概念上并沒有太多的創新。直到五十年代末期,一個名叫費爾·斯拜特(PhilSpector)的制作人開始大規模地在流行音樂唱片中使用多軌錄音技術。

但斯拜特的這種“聲音牆”技術說白了不過是大量常規樂器疊加而産生的宏大效果而已,交響樂中早就有了,并不新鮮。真正對唱片制作進行了革命性改革的是披頭士樂隊的那張著名的《帕配軍士孤獨之心俱樂部樂隊》(Sgt.Pepper'sLonelyHeartClubBand)唱片。當時樂隊成員剛剛去了趟美國西海岸,目睹了一批迷幻樂隊在舊金山的興起。受他們影響,或者說是受到了迷幻劑的啟發,樂隊回到了倫敦的阿比路錄音棚(AbbeyRoadStudio),用了四個月的時間,花費了十萬美元的經費(也隻有披頭士才花得起),制作出了這麼一張被音樂界普遍認為具有劃時代意義的專輯。

披頭士樂隊的著名制作人喬治·馬丁(GeorgeMartin)運用了當時最先進的錄音技術(其實也不過是台四軌機,但馬丁利用多重混音的辦法,實際上相當于使用了九軌),使用了各式各樣的古怪樂器,并大量采用延遲、失真、回聲和用現代眼光看近乎手工的剪接技術,營造了一個現實世界裡沒有的聲音仙境。整張專輯沒有任何單曲,而是用音效把每首歌連在了一起,唱片中的許多歌曲諷刺了現代人平庸而又毫無意義的生活方式。象這樣不刻意突出單曲,而是通過整張唱片表達某種概念的所謂“概念專輯”(ConceptAlbum)自《帕配軍士》之後迅速在歐美流行開來。如果沒有LP,沒有現代錄音技術,所有這一切都是不可想象的。

披頭士們本來是想在這張唱片裡表現一個虛拟樂隊的現場演出的情景,可結果卻是結束了傳統唱片隻能成為現場演出替代品的曆史,使唱片本身成為一門獨立的藝術形式。從此,音樂的定義被大大擴展了,她不再隻是旋律、和聲和節奏的簡單組合,許多諸如電子聲音、變形音效、環境噪音和其它各種用機器制造出來的聲響都可以通過藝術家巧妙的組合而被賦予某種深刻的含義。一句話,現代錄音技術(尤其是後來電子合成器的廣泛運用)解放了藝術家的想象力。

FM卷土重來

前面提到,由于多種原因,六十年代以前,極端商業化的AM電台在美國占據了大部分江山,FM電台則被迫成為隻為少數民族服務的超小型電台。可是,随着披頭士對流行音樂的徹底改造,越來越多的美國樂隊開始偏離傳統的流行單曲風格,向藝術搖滾的方向發展。可這類樂隊在美國卻十分缺乏對外宣傳的有效渠道。

這類樂隊最集中的地方要數舊金山,那裡發達的LSD文化和當地特有的崇尚自由的精神孕育出一大批迷幻樂隊。1967年4月的一天,當地一個名叫湯姆·唐納休(TomTonahue)的AM電台DJ正在為該電台沒法容納他喜歡的先鋒搖滾樂而苦惱,他的一個朋友向他提起了FM電台,舊金山居住着很多華裔和拉丁裔居民,他們都聽FM電台。唐納休受到啟發,開始四處打聽行情。最後,他了解到當地一個名為KMPX的FM電台正因一個中文DJ的離去而犯愁,于是便自告奮勇地要求填補空缺。就這樣,美國第一個先鋒搖滾FM電台正式成立了。

KMPX給了唐納休絕對的自由,他也正好盡情發揮,在他的節目裡随意地播放先鋒搖滾、民歌、布魯斯、爵士樂、古典音樂和電子音樂等所有他喜歡的音樂種類。與流行歌曲相比,這些“另類”音樂都對音響質量有很高的要求,具備立體聲的FM電台正好能滿足這種要求。很快,唐納休的先鋒實驗開始在舊金山流行開來,并引起了許多地方電台的注意。不久,一大批先鋒FM電台在美國各地冒了出來,贊助商也開始注意起FM電台了。這一風潮極大地促進了先鋒搖滾樂在美國的流行,從舊金山的許多迷幻搖滾樂隊到來自英國的一批先鋒搖滾樂隊都從中得到了好處。這一風潮還促使後來許多搖滾樂隊開始廣泛借鑒其他音樂形式,搖滾樂的融合期到來了。

演出音響的進步

磁帶唱片的流行和廣播電視的普及很容易讓人們忘掉了音樂的演出功能。其實,音樂現場表演方式的進化在很大程度上左右了音樂風格的演變。這種進化又在很大程度上取決于演出音響的進步。舉個例子:如果沒有電子擴音設備,搖滾樂還能存在嗎?

早期擴音設備都是電子管的,笨重不說,功率也不夠大,所以那時的搖滾樂演出都隻能在室内進行,到了室外就蔫了。熟悉鮑勃·迪倫的讀者可能都知道,他在1965年那次著名的新港民歌節上首次插電演出遭到了台下大多數聽衆的抗議,可你們也許不知道,那次演出所用的糟糕音響,而不是迪倫的搖滾樂,才應該負主要責任。那本來是個民歌演唱會,台上的麥克風沒幾個,音響功率也不夠大,調音師更是不懂怎樣調搖滾樂。

和迪倫的遭遇相反,另一隻偉大的樂隊當初則是得益于他們的音響。“感恩而死”(GreatfulDead)樂隊剛成立那會兒在舊金山的一批迷幻樂隊當中并不十分突出。但他們有一個靠販賣毒品發了财的朋友。此人十分精通音響設備,花了一大筆錢為樂隊購置了一套當時最好的舞台音響,而迷幻搖滾樂非常需要好音響來增加效果。這種以大段的即興演奏為特點的現場表演之所以能成為最受歡迎的演出,音響起了很大作用。

自六十年代開始,随着晶體管和印刷電路闆的普及,演出用音響可以做得越來越輕便,功率卻越做越大了。大功率演出音響的出現使得所謂“體育場搖滾”(ArenaRock)樂隊的出現和流行成為可能,也為衆多講究音效的搖滾樂隊常年不斷的巡演創造了條件。

現代的搖滾樂演出甚至不光要有好的音響,還要有好的視覺效果。如果你有幸去現場“聽”過平克·弗洛伊德(PinkFloyd)樂隊的演出,你一定會發現你更多的時候是在“看”他們演出。他們在現場演出中用現代科技所營造的迷幻世界是歐美樂隊中最為獨特的一道風景。

不光是演出音響可以左右音樂的演變,個人聽音樂的方式也和某些音樂風格的流行有着密切的聯系。在一個人人都躲在自己的蚊帳裡聽耳機的社會,搖滾樂是很難流行開來的。同樣地,在一個人人有車,汽車音響又很容易搞得很誇張的社會,你就不難理解為什麼講究低音和鼓點的“說唱”音樂(Rap)為什麼會那麼流行了。

音樂的數字化

CD的出現除了為唱片商提供了一個賺錢的好機會外,一個很大的“成果”就是宣告了概念專輯的死刑。因為選曲的方便,聽衆完全可以不必被迫聽完一整面音樂了。這一點在因特網流行起來以後更是越來越明顯。如果将來聽衆都習慣于在網上聽歌的話,概念專輯将不複存在。

當MP3在因特網上流行起來以後,許多人都曾預言流行音樂的銷售将會直線下降。但美國流行樂壇仍然形勢一片大好。這有兩個原因:第一,在新興MP3網站Napster出現以前,網上免費MP3不是那麼容易找到的,但剛出現的Napster從根本上改變了MP3的面貌,它的影響人們很快就會看到了。第二,随着人口的不斷增長,一個國家的流行音樂消費理論上就應該是越來越好的。也許沒有因特網,這個市場本來是應該更好的。

如果說因特網在短期内不會對整體音樂市場産生緻命沖擊的話,它對音樂種類的分布則已經産生了某種影響。具體地說,就是那些主要針對青年和成年男性的音樂種類受到了沖擊,因為這批人是因特網的最忠實的用戶。比如當今美國,從電台的播出率到演出市場走向,你根本看不出另類搖滾風潮有明顯的衰退,本人認識的那些二三十歲的男性朋友們仍然在聽這類搖滾樂,可他們都已經開始學着從Napster上下載,再燒到CD上。于是,唱片銷售排行榜上你很難再找到這些搖滾樂隊的影子了,取代他們的盡是些針對中學生以下的少男少女們的偶像歌星唱片。

另類搖滾從此就一蹶不振了嗎?倒也未必,關鍵是看他們怎麼去适應。比如,他們可以利用因特網所産生的巨大知名度和聽衆群,把主要精力和商機集中在演出市場上。今年夏天美國的演出市場就充滿了這類樂隊。這種趨勢今後将會越來越明顯。

随着因特網帶寬的增加,流行音樂勢必還會發生變化。

分類

錄音室專輯

(studio album)是指在錄音室中錄制的專輯。通常不包含現場實況的錄音或混音歌曲,若是有收錄這些歌曲,也不會是專輯的主要歌曲。與現場專輯不同,在錄制錄音室專輯時,不需一次演奏完整首歌而可于錄音室中加入聲音效果、管弦樂團的伴奏,且聲音通常較為清晰。

于音樂業界中,錄音室專輯通常和現場專輯以及合輯的主題相反。錄音室專輯中收錄的多為未曾發表的原創歌曲。錄音室專輯亦為音樂專輯中銷售量最高的種類,例如在英國,銷售量超過250萬的24張專輯中,有18張是錄音室專輯。

于古典音樂中錄音室專輯與現場專輯之差異為錄音室專輯常為多次編輯的成果。尤其管弦樂團作品可為同作品之不同場景。該慣習建構完善,而當較早期的類比錄音作品被移轉至數位媒體時編輯常十分顯着。

合輯

(Compilation albums)是指在一位或多位歌手的 音樂作品,集合在同一張音樂 專輯出版。當隻有一位歌手 音樂作品的合輯,又指是精選輯(Retrospective album),乃此位歌手的曆年音樂作品,集合在同一張音樂 專輯出版。 發行合輯的因素,常是行銷的産品包裹(Product bundling)策略。

精選輯

(Greatest hits或best album)是音樂專輯的形态之一。指一個歌手的新歌加部分以前歌曲的集合專輯。

發展趨勢

随着計算機互聯網的快速普及,更多人傾向于從互聯網上下載喜愛的節目。音像制品國内市場的傳統銷售業務開始急劇下滑,市場形勢不容樂觀。廣東、北京、上海三個國家級音像批發市場的音像制品發行數額都出現較大幅度的下降。而市場競争無序和嚴重的盜版問題仍舊是市場發展的症結,仍将在很大程度上阻礙市場規模的擴大。在傳統音像業處于低迷狀态時,以手機彩鈴、手機音樂、付費下載、視頻點播等為主要形式的新媒體增值業務則快速發展,成為音像業難得的亮點之一。

相關詞條

相關搜索

其它詞條